Mostrando entradas con la etiqueta Teatro LGTB. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Teatro LGTB. Mostrar todas las entradas

lunes, 25 de agosto de 2014

Expuestos. La escuela, los gays y la religión

Cuando me dijeron que iban a estrenar una obra que incluía el tema de la identidad sexual debo reconocer que no tuve mucho entusiasmo. Más aún por la novedad del grupo y de los jóvenes actores. Tanta información estoy recibiendo últimamente sobre libros, películas y espectáculos LGTB y que luego no lo son tanto, o que me decepciona la forma como tratan el asunto, que casi dejo pasar BARE. Iba a ser un tremendo error.





BARE: EXPUESTOS, no es la obra hetero que incluye un personaje gay  para mostrar su modernidad o compromiso liberal, y mucho menos para ganar algo de esa volátil cuota del mercado que es el público LGTB. BARE es una obra gay, gay, gay y se compra el pleito como tal.

La historia es simple (digo, para nosotros, o sea: la de Orinitorrinco también lo era y sin embargo la calificaron de posmoderna): Peter, el chico gay aceptado, listo para salir del clóset, que se enamora de Jason, el chico gay conflictuado, y sólo con decir esto puedo haber hecho un tremendo spoiler pues ya todos sabemos cómo va una relación así.

Pero más allá de la historia, que es solo la excusa, la maestría del autor está en aquello de lo que la rodea. El internado católico es el marco pero también la fuente de la tragedia, los ensayos de Romeo y Julieta el divertido micro universo donde se reproducen las difíciles relaciones adolescentes y los sueños de Peter la surrealista forma como un chico, con una madre que sabe lo que le ocurre a su hijo pero que teme tratar el tema y sin nadie más que lo bien aconseje, encuentra en sí mismo las respuestas a lo que debe hacer.

¿Ya dije que es un musical? Pues sí, no solo cantan y bailan los alumnos en la escuela sino también una fresca virgen María que, cansada de escuchar 2000 años el mismo “Dios te Salve…” y aburrida de las frases bíblicas, prefiere citar a Oscar Wilde y leer a Oprah.

El único que no baila es el sacerdote y al final queda claro por qué desentona con toda la vitalidad y energía de su rededor.  


No se la pierdan. Según el programa es la primera vez que se pone en Latinoamérica. Saludable decisión de los productores. Felicitaciones.

...

Se presenta hasta el 31 de agosto en el Teatro Federico García Lorca (Salaverry 1910, Jesús María) entradas en Teleticket. 

miércoles, 29 de enero de 2014

Los raros ornitorrincos

Acto primero: Paco y Ana son una pareja heterosexual común y corriente que habla de sus fantasías sexuales. Lo que no sabe Ana es que cuando Paco dice que piensa en Antonio Banderas cuando hacen el amor, no está bromeando.

Acto segundo: Ana engaña a Paco con su mejor amigo, David, quien le confiesa que, si pudiera, haría el amor con Antonio Banderas.

 Acto tercero: Nos enteramos que Paco y David son algo que Paco no puede siquiera mencionar: “pareja”.

Jules et Jim, la película de Francois Truffaut, sí era una cosa rara en 1962: un trío amoroso que forman los dos amigos con Catherine, donde cada uno estaba feliz en cada lado de este triángulo. Y este es el meollo de la rareza: la felicidad encontrada en un arreglo inusual.

En "Ornitorrinco", obra del mexicano Humberto Robles, ninguno de los protagonistas se encuentra cómodo en esta relación. Ana se siente culpable por engañar y desencajada de saber que sus amantes son homosexuales, Paco se siente confundido de tener una relación homosexual y David, aunque lo intenta, no es Truffaut: no encuentra, en ese arreglo inusual, la manera de ser feliz y de hacer felices a los otros dos (le duele que Paco no se acepte y le frustra que Ana se sienta culpable).

“La bisexualidad es el estado perfecto” dice David. Y luego se explica brevemente: No importa si es hombre o mujer lo que importa es su interior. Loable intento de buscar aceptación. Pero luego el mismo personaje reflexiona: “Hacerlo con una mujer es suave. Con un hombre es fuerte. La mujer se te va de las manos. El hombre no, siempre está ahí, dispuesto a la batalla.” Reproduciendo roles de género de lo más conservadores.

Y se repite dos veces la frase “Todo lo que la naturaleza puede producir ya ha sido producido”. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Debemos tomar de forma natural cualquier tipo de relación. Esta frase hubiera quedado perfecta si al final los personajes aceptaran de forma natural su condición, eso sí sería revolucionario y postmoderno (ver porqué El OficioCrítico y El Teatro Sabe la llaman una comedia postmoderna).

De todas maneras es una obra que abre la puerta al debate y eso es bueno. Además expone al público limeño, en una puesta fácil de ver, a una relación homosexual sin eufemismos. Cruda por los cuerpos desnudos y por los afectos sexuales vivos y directos. Por eso mismo es excelente que la Municipalidad de Lima la haya sacado del gueto exclusivo de los que van al teatro en Miraflores o en Barranco y la haya traído a las calles del centro en una presentación gratuita. Aplausos para ella.



Y hay más. El 4 de febrero pondrán en escena “Lo que Sabemos” y el 25 “El Proyecto Laramie”. Siempre gratis y en la Plazuela de las Artes (Jr. Ica 377). Es a las 8 p.m. pero hay que llegar temprano porque la cola empieza a formarse desde las 5. Los de la tercera edad tienen preferencia. Aquí pueden ver la programación completa.

martes, 28 de enero de 2014

Lo que sabemos (In on It) de Daniel MacIvor

Vengo de ver "Lo que sabemos" en el teatro de Lucía y me queda la sensación de haber visto una de las mejores obras estrenadas el 2013. No tiene la trágica fuerza malévola del Ricardo III de Guillén, ni el drama terrible de Corazón Normal, ni la espectacularidad al servicio de una buena performance del Chico de Oz (que son de lo mejor que he visto en el 2013), pero el minimalismo inteligente de la obra de MacIvor te desconcierta hasta atraparte.

Foto tomada del blog "El Oficio Crítico

No es fácil de ver. Tanto así que los dos blogs de crítica teatral que se han animado a dar una opinión clara (El teatro sabe y Reflexiones de Asiento) resultan radicalmente opuestos (a este le pareció aburrido y al otro de lo mejor del año). Es una obra sobre dos personajes que van creando una obra de la que se distraen para representar sus cuitas de pareja y terminan formando parte de la obra misma. El cruce de la realidad y la ficción. Dos personajes que son autores que no saben que son personajes hasta que la tragedia de su creación les toca a ellos mismos. Surrealismo en su más bella expresión.

La obra que van creando en conjunto es un drama sin mucho sabor (lo interesante son sus discusiones creativas). Mientras que la vida de ellos mismos es una comedia intensa (dos amigos gay a los que una casualidad simpática los vuelve pareja). 

MacIvor es canadiense, así que hay que felicitar la traducción de Gonzalo Rodríguez Risco, pero sin unos buenos actores, capaces de hacer comedia, drama y tragedia, la obra no hubiera funcionado. Bien por Sergio Gjurinovic (lo recordarán de las películas Dioses y la reciente Sueños de Gloria) y Nicolás Galindo.

Se estrenó el 2013 en el Olivar. Estuvo una semana en el Teatro de Lucía (esta noche fue la última función). Y la última oportunidad para verla será el martes 4 de febrero en la Plazuela de las Artes, presentación gratuita auspiciada por la Municipalidad de Lima. 

viernes, 24 de enero de 2014

Dúo

Uno

Encuentras, a los 16 años, a tu príncipe azul, pero no te atreves a dejar los beneficios pequeño burgueses que te ofrece el closet y decides separarte para llevar una vida "normal"... con la promesa de volver a verse en la vejez. 

Pero se encuentran 60 años después y no sólo se desencantan de lo que ven en la persona soñada del pasado, sino que se descubren como falsos y fracasados. Juan un actor borrachín solitario y Gustavo un juez engañado por su esposa a la que desprecia por su ambición. ¿Las cosas pudieron ser mejores si se quedaban juntos y vivían su amor? 

Foto tomada de aquí


Dos

Hay un dicho gay (no se si sólo en el Perú): "Tomes la decisión que tomes siempre será la equivocada". Y es que las probabilidades de vivir una vida feliz en un país homofóbico son tan reducidas que, realmente, a la mayoría nos ha arrinconado a una vida de mediocridad donde el hombre más feliz es el que está en el closet y se ve con su pareja a escondidas una noche a la semana, o es el que está fuera del closet y vive con su pareja pero deben soportar toda la vida (si ambos tienen la fortaleza para resistirlo) ser "los extraños".

¿Qué nos espera a los 80 años? Los mayores de la tercera edad son de las pocas minorías a las cuales aún se maltrata sin remordimiento. "Pareces un viejo" es un insulto común no solo entre los menores de 30. Como si ser viejo ("Se dice de la persona de edad. Comúnmente puede entenderse que es vieja la que cumplió 70 años" dice la RAE) fuera sinónimo de estar acabado. Y el mismo viejo se rebaja la edad, se pinta las canas y pide que no le digan viejo. ¿Cuándo reivindicaremos no solo la palabra viejo sino la condición? 

Si ya es duro ser viejo, qué será ser viejo y gay.

....


"El acompañamiento" y "Príncipe Azul" ("Dúo") se presentan hasta el 27 de enero en el Teatro Larco. 

martes, 31 de diciembre de 2013

Lima LGTB 2013

El limeño promedio, medianamente informado, aquel que revisa regularmente su facebook, ve televisión abierta, algo de cable, va de vez en cuando al cine, lee periódicos y por ahí le da una mirada a lo que hay en el teatro y en las librerías, está cada vez más expuesto al mundo LGTB. Esto contribuye, no hay vuelta que darle, a una mejora en la comprensión de su vida y sus problemas y a no quedarse con el estereotipo del Especial del Humor que aún sigue presentándolo como el mundo frívolo, de amanerados de los que hay que reírse.

Revisemos qué vieron los limeños en este año que se va.


La propuesta de Ley de Unión Civil

No es la primera vez que se presenta una propuesta de Ley para otorgarle derechos a la población LGTB, sin embargo esta vez su explosión en los medios (quizá también por el poder del Facebook y el Twitter) ha sido significativo. Prácticamente no hay limeño que no haya escuchado sobre la Unión Civil, el proyecto de Ley presentado por Carlos Bruce. No siempre el tratamiento ha sido correcto, pero es bueno que se hable de un tema antes "tabú" (ya ni se le dice así) en casa a la hora de la cena. El primer paso para derrumbar mitos es popularizarlo. Y en el trayecto de ir explicando de qué se trata muchos han colaborado.

Rosa María Palacios en Twitter poniéndola en sencillo 

Campañas

Lo más notable fue, sin duda, la campaña emprendida por Beto Ortiz, "Parejas Imaginarias", para apoyar la propuesta de Bruce. Por alrededor de un mes veíamos en paneles por todo Lima parejas homosexuales brindándose afectos. Si bien eran personajes conocidos (públicamente heterosexuales) el mensaje era impactante. Y, como la campaña rebotó en todos los medios de comunicación (ver por ejemplo Gestión, El Comercio, La República y Perú 21), veíamos sus imágenes en la televisión y en la prensa escrita continuamente. Los especiales que les dedicaron incluyeron entrevistas a esos líderes de opinión que participaron en la campaña, donde mostraban su completo respaldo a la Unión Civil. Un éxito realmente.

Tula y Almendra en una calle de Lima
Aquí como salió en Frecuencia Latina:




Televisión

Los noticieros diarios nos trajeron las novedades -luego ampliadas en los programas dominicales- del rápido aumento del número de países y estados que aprobaron el matrimonio igualitario. En el 2013 se sumaron Uruguay, Brasil, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda, el Distrito Federal en México y 10 estados norteamericanos.

Ya la revista Time decía en su portada del mes de marzo (cuando la suprema Corte de Estados Unidos aún no había dado el fallo histórico de reconocer federalmente los matrimonios igualitarios estatales): "EL MATRIMONIO GAY YA GANÓ".



El papa Francisco fue noticia todo el año, sus formas y la expectativa que ha causado por una reestructuración de la iglesia católica apostólica romana, enfrentándose al entramado de grupos conservadores fortalecidos que habían dejado sus dos últimos predecesores (Benedicto XVI y Juan Pablo II), ha movido el avispero. En Hispano América su impacto ha sido mayor, no tanto por ser argentino (aunque sí quizá por lo verborreico) como  por que nunca hemos tenido un papa fluido en el castellano, lo que le da facilidad a nuestros periodistas para entrevistarlo y publicarle todo. En una de esas dijo: "Si alguien es gay y busca al señor y tiene buena voluntad ¿Quien soy yo para juzgarlo?". La entrevista rebotó por todas partes, y esa sola frase representó un giro tan enorme respecto al trato dado por sus predecesores que le ha valido (por primera vez a un papa) ser nombrado personaje del año en la revista gay norteamericana The Advocate.



Por otro lado,  la televisión basura (en Al Fondo Hay Sitio mostraron a un equipo futbolero gay, llamado "Unión Civil", obsesionados por tocarse entre ellos en la cancha de fulbito y en las duchas; y, en el Especial del Humor, Bruce fue blanco de las burlas de Jorge Benavides y compañía) continuó su campaña de desprestigio de la población LGTB.

El cable, en cambio, fue una agradable corriente de aire fresco en la pantalla chica: Es un placer ver siempre los dramas ligeros de GLEE y los chistes blancos de Modern Family; fue una grata sorpresa la aparición de la hija lesbiana de Charlie en Two And a Half Men, y simpático el coqueteo con la homosexualidad de Amy y de Raj en The Big Bang Theory, entre tantos gratos ejemplos.

Finalmente, aunque de poco impacto, Behind The Candelabra, la película para la televisión donde Michael Douglas hace de Liberace y Matt Damon de su pareja, ganó 11 Emmys de los 15 en los que estuvo nominado. Fue candidato también a la Palma de Oro en Cannes y tiene 4 nominaciones a los Globo de Oro que se entregarán este 12 de enero.



Cine

Outfest, el Festival de Cine Lésbico, Gay, Bisexual y Trans de Lima celebró 10 años y la Municipalidad de Lima realizó una reunión de celebración en el Salón de los Espejos.



Se estrenó en Lima Los Amantes Pasajeros. Dicen los que la vieron que está muy lejos de estar entre las mejores de Almodovar.



El Mr Spock de las dos últimas películas de Star Trek (Zachary Quinto) salió del closet en el mes de mayo.


Y Jodie Foster, ganadora de 2 Oscars, lo hizo en plena ceremonia de los Globos de Oro en el mes de enero, cuando, a los 50 años, recibía un reconocimiento por toda su carrera cinematográfica.


Libros

Salió el bien documentado libro del periodista Pedro Salinas "Al Diablo con Dios" que, en algunos de sus capítulos, le salta al cuello a la homofobia de la iglesia que ha arreciado con los últimos papas. Para muestra un botón:
"El matrimonio homosexual es una nueva ideología del mal" dijo el actual papa en el 2009. Sí el tal Ratzinger, alias Beneicto. Y es que la iglesia no puede vivir sin perseguir, ni organizar cruzadas o asaderos inquisitoriales. Contra judíos, científicos, liberales, marxistas, homosexuales, o lo que dictamine el papa de turno. Es así. La iglesia persigue ideas y a todos aquellos que se salgan de sus antojadizas normas, las cuales quiere imponer siempre. Porque eso es lo que más le gusta hacer. Inmiscuirse en las vidas privadas. Y entrometerse en el Estado. Para influir a través de él." p. 156.




Teatro

Dos de las mejores puestas en escena del 2013 fueron de temática LGTB. Corazón Normal en el teatro La Plaza y El Chico de Oz en el Municipal.

Corazón Normal se estrenó en febrero y fue un tremendo shock. Es el relato de un sobreviviente de la época en que inicia el SIDA, en el lugar donde la lucha se inicia, Nueva York. No es el hombre preocupado por no infectarse porque ni siquiera  se sabía como se transmitía (la sicósis había empezado ¿era el aire el medio de transmisión? ¿El compartir los utensilios de comida? ¿La comida? ¿El agua?), no es el hombre feliz de estar sano porque vivía pensando que en cualquier momento él también caería (no habían análisis para saber si tenías o no la enfermedad). Es la desesperación del hombre común por ver a todos sus amigos morir ante la indiferencia de los demás que, ignorantes de las causas, empiezan a hablar de la peste rosa y a negar financiamiento para las investigaciones y el tratamiento...Tremendos Rómulo Asseretto en el papel principal y Sofía Rocha en el de la doctora que se ve impotente ante la tragedia. Tétrico el decorado.


El Chico de Oz fue la superproducción del año, por obra y gracia del gran Marco Zunino, que recién nomás había terminado su temporada en Broadway (primer peruano en tener un papel principal en el circuito teatrero más reconocido del mundo).

Dijo Alberto Servat sobre esta presentación en Lima:
En términos de producciones musicales pocas veces hemos visto un nivel de acabado tan logrado en nuestro medio. Los elementos de la coreografía, escenarios, sonido y, principalmente, la iluminación han logrado un balance capaz de crear el marco adecuado para el lucimiento de un show de grandes dimensiones. Y en ese sentido el saldo es muy positivo.
Es la historia ochentera del autor de esa canción que cantaba Christopher Cross en la película Arturo, El Millonario Seductor, y de otra que cantó Olivia Newton-John. Resulta que el hombre destapa su homosexualidad al divorciarse de Liza Minnelli y se va a vivir con su pareja gay quien se le muere con una enfermedad relacionada al SIDA luego de convivir 14 años. La obra es un musical que, clave de su éxito (nominado en total a 4 Tonys en el 2004, Hugh Jackman lo gana como mejor actor en esta obra)  combina la comedia con la tragedia.

En el Teatro de Lucía se presentó De Repente el Verano Pasado, la obra de Tenesse William que a fines de los 50 se convirtió en la controvertida película protagonizada por Elizabeth Taylor, Katherine Hepburn y Montgomery Clift. Muy en la onda de los años oscurantistas, el gay termina siendo devorado por una turba tercermundista y su prima se salva de la lobotomía que trataban de hacerle para que todo permanezca en el closet.

Luego, a finales del año estuvo Dúo en el teatro Larco, con Alberto Ísola y Gianfranco Brero. Aquí la entrevista a ambos en Perú 21.

Y en el Yerma de García Lorca en la AAA queda, como siempre que se presenta Yerma, la conversación posterior de si el esposo era gay o no.

No se si mencionarlo, pero también continuaron en el circuito limeño los, digamos, artesanales espectáculos de Alex Otiniano: La Jaula de las Locas y Baño de Mujeres, apelando a la risa fácil.

Y seguro que algunas más se nos pasaron. El teatro siempre será una buena fuente de comunicación del universo gay.


Comics

Y resulta que el amor surgió entre Hércules y Wolverine (Howlett) en el número 10 de X-Men X-Treme de Marvel, la millonaria corporación que ha demostrado siempre ser gay-friendly.

Imagen tomada de aquí


jueves, 14 de abril de 2011

Lorca en Lima

Los años 20, en España, fueron años de prosperidad, de expansión económica y modernización. Por la conjunción de artistas como Picasso, Dalí, Buñuel, Miró, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Lorca, Rafael Alberti, Pau Casals y Manuel de Falla, se hablaba de la “Edad de Plata” española. Con el inicio de la Segunda República, a comienzos de los 30, la modernización de España se acentuó y se generó un espíritu optimista que soñaba en convertirla en émulo de los países más adelantados de Europa.

En política, sin embargo, había una inestabilidad contenida que sería propiciatoria del fin de toda esta época maravillosa. Básicamente existían insalvables contradicciones entre izquierdas y derechas, que se alternaban en el poder y que no llegaban a satisfacer las expectativas de la mayoría de la población. Aunado a ello ocurría también un verdadero conflicto entre grupos anticlericales exigiendo un país laico, enfrentados radicalmente a católicos ultraconservadores (Nin dice con mucha frustración en 1931, ante un nuevo gobierno de izquierda: “Por lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia el gobierno provisional ha proclamado su deseo de mantener un contacto amistoso con la Santa Sede… sin decir una palabra de la que constituye una de las reivindicaciones tradicionales de la democracia, la separación de la Iglesia y del Estado” Nin 2007, pág. 59).



Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca nace en 1898 en Granada, Andalucía, hijo de de una maestra de escuela  y de un agricultor enriquecido por el boom  de la remolacha de fines del siglo XIX (Ian Gibson 2003). Fue el mayor de nueve hermanos y hermanas que por enfermedad de la madre, Vicenta (Gibson la presenta fría, distanciada, exigente consigo misma), eran entregados a una nodriza para ser amamantados.

VICENTA: Jamás te faltó nada
LORCA (Muy dolido): ¿”Nada”?
VICENTA: Si algo echaste de menos, supiste buscarlo en el pantano
LORCA: Amor, madre
VICENTA: ¡Calla!
LORCA: Siempre el silencio.  ¡Siempre!  Afuera el mundo estalla en aromas, pero entre estas paredes las flores se secan oliendo a tumba.  Aquí las raíces me crecen, me aprisionan.  Y en vez de patear y morder para romperlas, busco que me rodees con tus brazos.  ¡Tú eres las raíces, madre!  Di por qué no me quieres y me iré.  Mata al fin mi esperanza para no regresar cada verano, ni seguir escarbando con navajas donde más duele. (“Sangre como Flores: La pasión según García Lorca” por Eduardo Adrianzén, puesta en escena en el Teatro del ICPNA de Miraflorees, entre el 3 de febrero y el 13 de marzo del 2011, dirigida por Alberto Isola).

Afiche
La primera obra de Lorca se registra en 1918 (“Impresiones y paisajes”). En la década del 20 aparecen “Libro de Poemas” (1921), “Poema del Cante Jondo” (1921), “Oda a Salvador Dalí” (1926), “Romancero Gitano” (1928) y sus obras teatrales “Mariana Pineda” (1927) y “Retablillo de Don Cristóbal” (1928). En el año de 1930 aparece el libro de poemas sobre su experiencia americana “Poeta en Nueva York” y escribe sus obras teatrales “Así que pasen cinco años” y “El público”, esta última una obra escrita en Cuba que, el mismo Lorca dice, es de tema “francamente homosexual”.

LORCA: En Cuba me di maña para escribir un drama
AMIGO ESCRITOR: ¿El de la famosa prima Aurelia?  Va un lustro que lo anuncias
LORCA: Otro.  Uno que no se puede montar
AMIGO EMBAJADOR: ¿Por qué motivo?  ¿Se aburriría el público?
LORCA: “El público, el público”.  ¡Que pase el público!  El público se conforma con palabras: cree que el mugir de las vacas es elocuencia y el cielo un cartón pintado de añil.  El público quiere que las sillas se vuelvan camas para dormirse mejor, mientras la escenografía y los vestidos se hacen pasar por personajes.  Recuerdo mis gritos de protesta cuando de niño me llevaban al teatro: “¡madre, se están sentando, vámonos, que se están sentando, y se pondrán a conversar dos horas!”
AMIGO EMBAJADOR: ¿Y cómo sabría el público de qué va la pieza?
LORCA: Cuando vea sus butacas manchadas de sangre.  La realidad te corta con navajas...

En 1932, poco después de la proclamación de la Segunda República, con un gobierno de izquierdas, Lorca es nombrado director del nuevo teatro de la Universidad de Madrid, La Barraca, con el compromiso de llevar a zonas rurales obras representativas del teatro clásico español. En 1933, con la victoria de la derecha en las urnas, le  cortan la subvención para La Barraca y declara “Cuando no tengamos trajes ni decorados, representaremos con nuestros monos el teatro clásico. Y si no nos dejan levantar el tabladillo, representaremos en plena calle” (Gibson, p.290). En este periodo intenso de la Segunda República escribe “Bodas de Sangre” (1933), “Yerma” (1934), “Llanto por Ignacio Sánchez Mejía” (1935) y “La Casa de Bernarda Alba” (1936). Mostrándose el poeta cada vez más comprometido con su entorno social a la vez que más atrevido (“una de las finalidades que persigo con mi teatro es precisamente aspaventar y aterrar un poco. Estoy seguro y contento de escandalizar”). 

Dice Gibson: “Desde el estreno de Yerma, en diciembre de 1934, Lorca venía siendo objeto de ataques cada vez más virulentos en la prensa de derechas, a la que aquella obra había ofendido profundamente. El Debate –el diario católico más leído del país- habló de la odiosidad de la misma, de su ‘inmoralidad’ y sus ‘blasfemias’. Para Informaciones, no cabía ‘nada más soez, grosero y bajo que el lenguaje empleado por el señor García Lorca’; ‘se ha contaminado el poeta y ha enfangado su pluma’, despotricó ABC” (p.290).

En febrero de 1936 triunfa en las elecciones, por escaso margen, el Frente Popular, una coalición de partidos marxistas, republicanos y nacionalistas respaldados por el movimiento obrero, los sindicatos y los demócratas constitucionales, coalición a la que Lorca había dado su apoyo públicamente.

Lorca vuelve a Granada el 13 de julio. El 18 de julio de 1936 fracasa un intento de golpe de estado de parte de la derecha conservadora, aliada a la iglesia católica, contra el gobierno izquierdista del Frente Popular, lo que da inicio a la guerra civil.

RUIZ ALONSO: Hoy, dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, España se alza en armas y despierta.  Nuestra España castiza, auténtica y profunda: centinela de occidente, baluarte de la fe, martillo de ateos y de rojos.  Así como los reyes católicos expulsaron infieles y moriscos en su heroica gesta de antaño, de igual modo hoy toca barrer de nuestro suelo a los autoproclamados liberales, comunistas y miserables de toda laya, quienes cobijados por esos engendros del mal que llaman “república” y “democracia”, han corrompido lo más sagrado que tenemos.  Ha llegado la hora de limpiarnos de los antipatriotas que sembrando el caos y la anarquía, traicionaron vilmente nuestra historia.  Porque la historia de España, es la de los más altos ideales del espíritu.  No la de aquellos pervertidos que la infectan, no. ¡Nosotros solo existimos para las cosas altas y grandes!  Por ello cuando decimos "arriba España", en apenas dos palabras resumimos nuestra esencia, y exigimos volver al lugar que el destino nos señala.  Y ese lugar es: ¡arriba!  Cerca de la virtud, del ideal supremo.  ¡Cerca, sobre todo, de Dios, de su obra y su camino, porque familia que reza unida, unida permanece!

El 16 de agosto Lorca es detenido por Ramón Ruiz Alonso, ex diputado por Granada de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Dice Gibson: “No hubo manera de salvar a Lorca porque era considerado por las autoridades rebeldes, apoyadas por la iglesia, como rojo peligrosísimo. Le asesinaron cerca del pueblo de Alfecar en la noche del 17 al 18, o 18 al 19 de agosto de 1936, al lado de dos banderilleros y de un maestro de escuela. Casi seguramente le torturaron primero” (p. 293-294).

LORCA: ¿Huir como un animal de presa?  ¡Pero qué delito he cometido, qué!
VICENTA: ¡Tu cuñado ya debe estar muerto!  Los que entran detenidos al cuartel no salen más.  Son fusilados por cientos en las afueras.  ¡Corre, que vendrán por ti!
LORCA: ¡No puedo!  ¡Soy de torpes andares!
VICENTA: ¡Tendrás que poder, y en la oscuridad!
LORCA: Esta noche toca luna llena.  ¡Alumbrará los caminos, me atraparán igual!
VICENTA: ¡Inténtalo!  Corre sin mirar atrás y no vuelvas hasta que los malos vientos pasen.  ¡Pero si se quedan, jamás regreses!  Afíncate donde te dan laureles, porque esta tierra se llenará de cruces
LORCA: Si fuera así, ¿vendrás conmigo?
VICENTA: Este es mi sitio 
LORCA: ¿No te importará no verme más?  ¿No me buscarías?
VICENTA: ¡No!  Yo no festejo tu impudicia, ni tu escándalo, ni aplaudiré tu deshonra en mi vejez.  Si para ti es orgullo que te arrojen piedras, yo prefiero morir lejos con el rosario en la boca.  ¡Esa corona de espinas, llévala solo!
LORCA (Pausa): ¿Por qué no me quieres, madre?
VICENTA (Da voces): ¡Angelina!  ¡Prepara cantimploras!
LORCA: Tu vergüenza es un pretexto que ya no me confunde.  ¡Ten valor y di que no me quieres!
VICENTA: ¿Tienes dinero para cruzar los mares?  ¡Habrá que darte mucho!
LORCA: No es solo por juntar trigo con trigo.  Es algo más que no me dices
VICENTA: ¡No hables indecencias ante mí!

La obra de Adrianzén es una cascada prodigiosa de imágenes de la vida trágica del poeta dramaturgo, al que no solo habría que haber leído sino del que habríamos tenido que haber leído para disfrutar mejor de este trabajo de exquisita filigrana. Pongo el ejemplo que más aprecio: cuando entra en escena el “Amigo escritor”, Lorca, saludándolo, hace una referencia a Dalí y el amigo escritor le dice “Le hechas de menos” y Lorca responde:

"Pero ya no duele. Hace mucho que el mar se llevó ese piano de cola. Junto con los borricos de mi ex amigo, el viril macho aragonés que hoy me insulta en sus películas."

El “Amigo embajador” interviene: “Para Dalí nostalgias. Para Buñuel rencores”. Y la conversación continúa sobre otros temas, dejándonos encantados de haber escuchado esa frase surrealista que nos refiere al documentado amor de Lorca por Dalí, al “Cráneo atmosférico sodomizando un piano de cola” (los pianos son una constante en las obras del pintor catalán, el cráneo es Lorca, claro, el de la cabeza grande), al piano de cola flotando en el mar que veía Dalí en su niñez durante las veladas musicales de sus amigos los extravagantes Pichot y, por supuesto, a “Un Perro Andaluz” (donde aparece un piano de cola con dos borricos putrefactos encima), el corto de Buñuel y Dalí, del que el granadino entendía había sido hecho para burlarse de él y su homosexualidad.

Cráneo atmosférico sodomizando un piano de cola. Dalí (1934) 

La puesta en escena de Alberto Ísola era sobrecogedora, lo blanco de las sábanas y los vestidos no iluminaba, más bien resaltaba la oscuridad así como el negro y el rojo sangre que predominaban en el escenario. Me voy dando cuenta que la visión de Ísola para el drama es de campeonato: Hacía poco nomás nos había regalado uno de los mejores momentos del teatro con la escena en Madre Coraje donde Alejandra Guerra, pasando sobre la cabeza de los espectadores, atrae las balas hacia sí. 

Unida a la puesta de Ísola, la voz desgarrada de Sofía Rocha (que, escuchándola en el doble papel de madre y de Bernarda Alba, nos remontaba a su terrible Medea, volviéndonos a traer las agobiantes sensaciones de la tragedia griega en la que recién había trabajado ¿es posible ese préstamo de sensaciones de una obra a otra por medio de la actriz que trabaja en ambas?) profundiza el efecto del final terrible que se avecina. Inolvidable. 

Hay una lectura adicional. Seguro que no fue a propósito, pero Adrianzén e Ísola lograron que esta se estrene en un momento en que, debido a la coyuntura electoral, se discutía ampliamente en los medios (ahora, un par de meses después, el tema prácticamente ha desaparecido) los derechos LGTB (desde seguir realizando besos contra la homofobia hasta el matrimonio igualitario, pasando por la alternativa de la unión civil y penar más duramente los crímenes de odio). La obra enfoca también, sin maquillajes y hasta crudamente, el lado homosexual del vate y su muerte se nos muestra, además de como un asesinato político, como un crimen de odio. La crítica no fue buena (ver aquí, aquí, aquí y hasta aquí; esta, en cambio, va en otro sentido) y, por la impresión que tuve el día que fui, parece que el público tampoco lo acompañó (aunque debo decir que no hubo mucha publicidad). Una lástima, pues no solo es una puesta inspirada y un texto inteligente sino que, además, es una obra única en mostrar, en estos tiempos de nuestro Cardenal opusdeista, el horror al que puede llevar la intolerancia, la discriminación y la homofobia.

LORCA: ¿De qué me acusan?  ¿Qué?
RUIZ ALONSO: Conspiración.  Traición.  Espionaje al servicio de los rojos.  Mantener una radio clandestina para coordinar acciones con Moscú y los enemigos bolcheviques
LORCA: ¿Conspirador, yo?  ¿Una radio, yo?
RUIZ ALONSO: Pero eso es lo de menos.  El azar le obsequió la pericia de saber escribir.  ¿Y en qué la usó el señorito?  En dramas de zorras con calenturas que ofenden todo lo sagrado.  En insultar la honra de madres, hijas y esposas, ensalzando putas y gitanos
GUARDIA 1: ¡Muerte al invertido!
GUARDIA 2: ¡Hartos estamos ya de maricones!
RUIZ ALONSO: Vamos a darte por culo, porquería.  A los que son como tú vamos a escarmentar, para que otros aprendan a temer nuestra justicia.  Sabia es la naturaleza al impedir que tu calaña engendre hijos.  Bazofia son, excremento son.  A por culo vamos a darte, para más gloria del Dios que nos ampara.  A por culo como tanto le gusta, señorito dramaturgo, señorito poeta, con todos sus libros y sus famas.  ¡A por culo mientras se olvidaba de su padre, su madre, su iglesia, su patria y su historia toda! 

 

Felizmente, en el Perú, no estamos en situaciones tan extremas, estos son años de prosperidad, de expansión económica y modernización…

 ...

Referencias:
Gibson, Ian 2003. "Lorca - Dalí. El amor que no pudo ser". Editorial Debols!llo, Barcelona.
Nin, Andreu 2007. "La Revolución española (1930-1937)". Editorial El Viejo Topo, España.

viernes, 26 de noviembre de 2010

¿¡Viva la Vie Bohème!?

La vida bohemia en el ambiente, a comienzos de los 90, era más trágica que una ópera de Puccini. Y Rent, que ponen en el Luigi Pirandello (ex Raimondi), nos la recuerda en un musical con algo de humor negro (no mucho lamentablemente) y algo de drama (no mucho felizmente).



En la ópera de fines del XIX Mimì, enferma mortal, no deja de toser. En Rent, de comienzos de los 90, es una yonqui seropositiva que no puede dejar su adicción.

En la ópera Rodolfo es un tipo sanote y es un chiste decir, de la escena en la que se enamora de Mimì, que es la seducción más rápida que se haya escrito jamás: Mimì llega buscando sus llaves, se encuentra con Rodolfo, conversan y luego de los 4 minutos que dura Che Gelida Manina cae rendida a sus brazos.

En Rent el amor a primera vista, el flechazo inmediato, la ilusión instantánea (pero cafeinada, fuerte) tiene su explicación: son los 90 y el AZT no te aseguraba contar con todos los años que quisieras vivir. Ergo, tienes que vivir más rápidamente. Como canta Roger (Marco Zunino): tiene que componer su obra más grande antes que…  Igual, Collins y Angel (genial Jeffrie Fuster haciendo de una Musetta drag queen) viven a 100.

La muerte, como en las películas de Bergman, ronda toda la obra. La amargura existencialista entre Rodolfo y Mimì por el poco tiempo que les queda se hace ejercicio coral entre Roger, Mimí, Collins, Angel y los amigos que los bien quieren.

Las cosas parecen haber cambiado un poco. No solo la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Ahora hasta puedes reducir tu riesgo de contagio (43.8%, para los gamblers) si tomas una pastilla antirretroviral al día. Esta no es una obra del siglo XXI definitivamente. Pero tampoco es simplemente una bonita recreación de época. El riesgo, aunque menor, sigue existiendo. Y, como Woody Allen, en Love and Death, podemos reírnos y bailar con la muerte, pero no debemos dejar de saber que sigue ahí esperando que nos descuidemos. Rent se ríe, canta y baila efectivamente pero pone en el tapete el tema de los riesgos y de la disminución de la calidad de vida (mejor es tomarse su tiempo para enamorarse, ¿no?) que trae consigo el contagio y que muchos como que olvidamos.


Por Rent, el autor, Jonathan Larson, recibió 3 póstumos Tony (murió un día antes del estreno de Rent) y un Pulitzer por Drama.

Según lo que leo en la presentación, los ingresos generados por la venta de las dos primeras filas son donados a la Asociación Un Día de Esperanza que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de niños infectados con el VIH/SIDA.

Y no se pierdan el ciclo de Bergman (el director favorito de Woody Allen) que ponen en la renovada sala del MALI hasta el 19 de diciembre. Lamentablemente muy poca gente está yendo. El viernes conté 8, el sábado poco mas de 20 y el domingo menos de 20.

sábado, 20 de noviembre de 2010

¿GLEE en el Julieta?

Todo pasa en un High School norteamericano. Profe bueno versus profe malo. El bueno anima a un grupo de alumnos a cantar y bailar, a presentarse en público. El otro los desanima. Uno de los alumnos es gay y es acosado pero al final se sale con la suya. Un personaje homófobo muestra su lado gay. En una familia rota el hijo gay trata de ser comprendido. Buena música, buenas canciones… No es GLEE sino Si Mi Mundo Fuera Así que vi esta noche en el Julieta.

Ken Berrospi, con escasísimos recursos, nos entrega una obra que funciona más por sus actores jóvenes que por los experimentados. Y es que la obra es de ellos: Un grupo de muchachos ensaya Sueño de una Noche de Verano de Shakespeare y, en el ínterin, el personaje principal se encuentra con un conjuro que provoca, en el que es tocado por una flor, amor y pasión hacia el primero que vea.

En el escenario minimalista de Berrospi, Susan León es tal y como el bueno del profe Will Schuster, el director de GLEE; Jesus Delaveaux el alter ego de Sue Sylvester, la coach de los Cheerios; y Timothy (el personaje principal de Si Mi Mundo Fuera Así) es un Kurt Hummel de arrestos varoniles.



Timothy (de corbata) y amigos

La obra quiere ser una apuesta a ganador. Su lenguaje Shakespeariano encanta y la música conmueve. Dejando de lado la sobreactuación del Delaveaux enamorado y del repetido chiste fácil “no te metas con esa pasiva”, las actuaciones tienen un tono parejo y creíble. Los actores jóvenes poco experimentados representan actores jóvenes poco experimentados así que no hay que hacerse mucho problema con eso. Pero además el actor que hace de Timothy es lo suficientemente bueno como para mantener el interés constante en su entrañable personaje que es el alma de la obra. Buena voz para el texto y las canciones, actuación comedida, justa, sin exageraciones. Pero, sobre todo, siempre con una expresión facial sencilla con cambios mínimos para darle el tono exacto a un papel que transita del chico acosado, al triste enamorado oculto, al soñador idealista, al enamorado feliz y luego otra vez al chico sensible con un amor escondido. Esos breves segundos en que duda en romper el hechizo que volverá todo a la normalidad pero que también hará que su hombre perfecto deje de amarlo, son su mejor momento. Y su canción final, con esa sensación que todos conocemos de haberlo perdido todo luego de haberlo tenido todo, le salió realmente emocionante. El estilo sobrio, tranquilo, sencillo, maduro y varonil de este Timothy me compró.

Lo que no me gusta de GLEE es que hay siempre demasiado drama. Esta vez fue la entrenadora de fútbol nueva que con lágrimas en los ojos le dice a Schuster que ella, que siempre había sido marginada, pensaba que él iba a ser diferente.

No he visto la película en la que se basa Si Mi Mundo Fuera Así, pero la puesta de Berrospi, con todos sus problemas de producción (vestuario, sonido, decorado, luces, ¡puntualidad!), cumple con su papel de ser emocionante (el romance escondido, el romance que llega, el romance que se va) sin llegar al melodrama telenovelero.

martes, 5 de octubre de 2010

El teatro GLTB en Lima este 2010

El auge teatral limeño no ha dejado de lado la temática y personajes GLTB. Muy por el contrario, las obras que siguen llegando son de lo mejor.

El 2010 empezaba con "La Chunga" de Ciccia, que venía poniéndose desde octubre del 2009 en el teatro Vargas Llosa de San Borja. La novedad el 2010 fue la participación de Pietro Sibille, que el 11 de febrero reemplazó a Oscar Lopez Arias por enfermedad.

La Chunga

El 4 de febrero se estrenó, en el teatro del ICPNA de Miraflores, “Visitando al Señor Green”, dirigida por Malcolm Malca, con César Ritter y Carlos Tuccio. La obra, que el wikipedia en inglés dice que ha sido traducida a 22 lenguas y representada en 300 producciones diferentes, estrenada en Massachusetts en 1996, fue un éxito en Lima, según veo en el blog de Alonso Alegría. El ICPNA además trajo a Lima al autor, el neoyorquino Jeff Baron, para el estreno peruano.

Visitando al Sr. Green

La obra son los diálogos entre un joven judío homosexual y un viejo judío intolerante que han sido unidos por la decisión de una corte para que el primero realice una labor cívica atendiendo al segundo.

Sobre la historia dice un recorte colocado en la página de Jeff Baron: "para el quinto encuentro entre ambos (Gardiner siempre le lleva comida) el joven informa al viejo que es homosexual, que por eso nunca podrá “buscarse una buena esposa judía”, a lo que lo incita el viejo. Allí el autor -Jeff Baron- traza un paralelismo que se expone con solvencia: los dos, finalmente, son (o fueron) perseguidos y discriminados. Lo fue Green por su condición de judío, 30, 40 ó 50 años atrás (pero a la vez  él también discrimina a los no-judíos); lo es Gardiner ahora, por su elección sexual…. un joven en busca de su propia identidad, con serios conflictos con su familia por su condición de gay, que encuentra en los diálogos con el anciano la posibilidad de ejecutar una catarsis propia."


El 17 de junio se estrenaba en el pequeño teatro del Centro Cultural Juan Parra del Riego de Barranco “Pobre Superman” de Brad Fraser (si eres uno de los tantisisísimos fans de “Queer As Folk” ya sabes de quien hablo, Brad Fraser es el Dios creador, o sea el cerebro de esta serie, o sea él dice qué se hace y cómo se hace, tú me entiendes: su productor y guionista).

Pobre Superman

“Pobre Superman” fue dirigida aquí por Jaime Nieto. La nota de prensa decía esto:

"Estrenada en 1994, esta tragicomedia cuenta las desventuras de David (Alonso Cano), un reconocido pintor homosexual, que ha perdido la inspiración. Para reencontrarla, decide trabajar de incógnito como mesero en un mediocre restaurante propiedad de los esposos Matt (Nicolás Galindo) y Violet (Katia Salazar). La química entre David y Matt es inmediata, se atraen y se vuelven amantes. Una solitaria periodista alcoholizada (Laura Aramburu) y un travesti seropositivo que quiere cambiarse de sexo (Maziel Álvarez) completan el grupo de personajes urbanos que pueblan el universo de esta sensacional obra teatral.
"Es una comedia dramática, donde se descubre a través de la historia de los comics de Superman, una mirada a nuestro interior sacando las caretas del alma. Pobre Superman nos enseña a ver nuestro otro yo.
"Pobre Superman retrata con crudeza y realismo la vida de estos cinco personajes en búsqueda de su identidad.
"Como Superman, que tiene que esconderle al mundo su verdadera identidad asumiendo la personalidad de Clark Kent, los personajes de la obra de Fraser luchan por ser invencibles e indestructibles en una sociedad que le es adversa y en la que no pueden mostrarse tal y como son."
Alberto Servat, en su blog, hace un análisis extenso de esta puesta en escena y concluye: “es una de las sorpresas de la cartelera teatral. Y pese a ciertas debilidades se trata de un montaje serio, correcto y muy audaz.


El 5 de agosto se estrenaba  en el teatro Quilla de Barranco “Severa Vigilancia” de Jean Genet (ese francés maldito que también escribió "Querelle" que luego Fassbinder la convirtió en película, y "Las Criadas" que fue puesta en Lima por Edgard Guillén en 1973). Fue dirigida por Mikhail Page y actuada por Diego Alonso Otero, Tommy Párraga y Giovanni Arce.

Severa Vigilancia

Es el diálogo entre tres jóvenes delincuentes que se encuentran en una misma celda y donde expresan su homosexualismo. La breve nota de prensa dice:

"Ojos Verdes, veintidós años, condenado a muerte; Mauricio, diecisiete años, le profesa una admiración sin límites; Lefranc, ladrón de veintitrés años, devorado por los celos. En este espacio cerrado, todo es drama: una cama deshecha, una palabra de más. Pero la tragedia nace de una mujer ausente, aquella que Ojos Verdes va a dejar al morir en la guillotina. Mauricio y Lefranc la codician, se la disputan bajo su mirada. En esta violencia disimulada, casi irreconocible, se perpetrará un nuevo asesinato." 


Y hemos tenido 2 "Jaula de las Locas".

El 9 de julio se estrenó en el teatro Peruano Japonés el musical de Fierstein y Herman, dirigida por Juan Carlos Fisher (quien compró los derechos de este musical ganador de 8 Tonys, incluyendo los de mejores Revivals el 2004 y 2010) Con Carlos Carlin, Diego Bertie, Gianella Neyra (reemplazada luego por Magdyel Ugaz), Katia Condos (reemplazada luego por Mónica Sánchez), Rómulo Assereto, Gisela Ponce de León, Cristian Rivero,… 22 actores en total y 17 músicos en escena.

La Jaula de las Locas

El mismo día, con mucho menos recursos, en una “versión libre” cholywoodense (o mejor dicho “broadwasy”), Alex Otiniano pone en La Mueca de Miraflores (la llevó luego a provincias del interior) su Jaula de las Locas con Farid Ode, Jimmy Santi (reemplazado al poco tiempo por el mismo Otiniano) y Susan León, entre otros.

La Jaula de las Locas en La Mueca


Dijo Servat de la puesta de Fischer:

A primera vista "La jaula de las locas" sigue la línea de los musicales frivolones que tanto nos gustan de Broadway. Una anécdota divertida, un coro de baile exigente, estrellas en el reparto y buen humor, sobre todo mucho humor. Eso en apariencia. Fisher es suficientemente inteligente y sensible para encontrar en el texto de Harvey Fiersten (a su vez basado en la obra de Jean Poiret) elementos que lo conectan con un teatro más sentido. Allí está la clave para hacer de este gran montaje un cuadro emocional fluido, íntimo y honesto.
Así, la historia de una pareja mayor de homosexuales, adquiere especial relevancia y deja de lado el entretenimiento superficial para entrar en un terreno más comprometido.
Lo curioso es que ese efecto se deja sentir en todos los espectadores, más allá de sus convicciones o puntos de vista sobre la homosexualidad. Justamente, cuando en Argentina se aprueba la ley a favor del matrimonio gay, "La jaula" sin plantear debate alguno convence a la audiencia sobre la validez del amor más allá del género, también sobre la estructura de la familia sin importar si se tiene dos padres o dos madres. Lo que está en juego, y la obra es totalmente persuasiva al respecto, es la integridad moral del individuo.

Termina su post diciendo: “"La jaula de las locas", actualmente en el teatro Peruano-Japonés, es una de las mejores puestas en escena que hemos visto este año. Entretenimiento de comienzo a fin con una buena carga de emoción. Bien por Fisher, por su equipo, y por nuestro teatro.

Alonso Alegría le dedicó un par de post a la puesta de Fischer y su columna en Perú 21, que motivaron, como él nos cuenta la mayor cantidad de comentarios que ha recibido sobre una puesta (aunque la mayoría animado por la controversial decisión inicial de Alegría de no verla, cosa que luego felizmente sí hizo y de la comparación con la versión Otiniano). Lo diferente del Blog de Alegría es la interacción fluida con sus comentaristas lo cual los anima a comentar bastante. Copio una de esas intervenciones anónimas :

Alex dice sobre las dos puestas: "Ambas obras van dirigidas a un público diferente; sus expectativas también lo son y, claro, hay un gran contraste en la infraestructura de ambas: la versión de La Mueca se da en un teatro poblado por sillas de madera y sofás, sencillo y cómodo, e incluso un señorita ofrece cervezas en venta durante la función. La versión del Peruano Japonés cuenta obviamente con un teatro hermosísimo (pero con espacios angostos y según vi, no fui el único que tuvo que ver la obra en posición fetal) y la producción es impecable, con muy buen juego de luces y orquesta presente.
"En la versión de la Mueca, la mayor parte de los actores hacen su mejor esfuerzo y recurren a la improvisación. muchas veces dialogando con el público y haciendo comentarios graciosos sobre noticias de la farándula local, y te dire que logran con exito que el publico se divierta. En la versión del teatro Peruano Japonés, se nota el apego a un libreto, una calidad profesional encomiable, destacando Diego Bertie no solo como buen actor sino como cantante, pues esta versión es presentada en forma de un musical bien llevado que no tiene nada que envidiar a Broadway (claro que sin los escenarios giratorios y emergentes).
"Ahora bien, aquí te presento un detalle que me llamo la atención y me dejó pensando. La obra se presenta en el contexto de un jubiloso cabaret casi exclusivamente de actores travestidos entre los que destaca por su carisma, Za Za, alter ego de uno de los personajes principales. La versión de La Mueca, en su precariedad, aprovecha de forma bastante interesante este aspecto cabaretesco, y tú ves a los personajes bailando con el público, interactuando y bromeando con los asistentes, rompiendo constantemente la separación de audiencia y escenario. Por momentos sentía que veía la versión del cabaret diseñada por el gran Bob Fosse para la película con Liza Minelli. Pero mientras ese cabaret decadente de la Republica de Weimar era como un personaje de la película, en La Mueca, el cabaret era bien real e interactivo. Mientras en la versión del teatro Peruano Japonés, las coreografías rayan con la perfección, los actores se lucen cantando y es innegable el esfuerzo de la puesta en escena, el cabaret es un contexto mas, está sumamente controlado por el escenario."